Già
alla fine degli anni cinquanta gli impressionisti avevano iniziato a
prediligere temi contemporanei, ispirati alla vita quotidiana parigina: le
strade, la folla, la Senna, i ponti di ferro, i caffè, gli spettacoli, le
ballerine e i musicisti dei teatri, le corse dei cavalli, le stazioni, il fumo
delle locomotive, dei battelli e delle sigarette. Essi erano interessati
soprattutto alle innumerevoli variabili di luce, colore, inquadratura o
atmosfera offerte da tali soggetti.
Monet,
Degas, Renoir e gli altri impressionisti mantennero un certo distacco dalle problematiche politiche e
sociali, pur facendo della modernità l’elemento caratterizzante della propria poetica.
Edgar-Hilaire
Germain Degas, nasce nel 1834 da una famiglia aristocratica di origine
italiana, presso la quale trascorre una
fanciullezza serena. Il padre lo
indirizza all’amore per l’arte ed e con lui che visita per la prima volta il
Museo del Louvre, dove impara ad ammirare i grandi pittori del Rinascimento italiano. La sua formazione
successiva avviene in ambiente accademico e i suoi primi modelli di riferimento
sono il neoclassico Ingres e il romantico Delacroix. Forse proprio a causa dell’influsso di questi
maestri la tecnica pittorica di Degas non
abolisce mai completamente il disegno e anche la pennellata non è mai così
frammentata ed evanescente come in altri impressionisti. Degas, infine,
continua a prediligere la pittura in
atelier rispetto a quella en plein air in quanto, secondo lui,
è preferibile dipingere ciò che si è
sedimentato nella memoria piuttosto che ciò che si ha sotto gli occhi.
Da
queste premesse appare subito evidente come la personalità artistica di Degas
sia articolata e complessa. Degas fu un osservatore accorto e un abile disegnatore.
Due erano le passioni dell’artista: da un lato il rigore nella costruzione delle immagini, secondo quanto aveva
imparato dallo studio dei grandi maestri, dall’altro l’interesse per la realtà contemporanea. Degas seppe più degli
altri esponenti del gruppo ritrarre la vita nella sua spontanea immediatezza.
Intorno
agli anni settanta, Degas iniziò a frequentare assiduamente il mondo del teatro
e le corse dei cavalli, le lezioni di ballo, le prove dei concerti e gli
spettacoli al Teatro dell’Opera, registrando in numerosi schizzi preparatori pose, gesti, movimenti e colori.
L’attività
di Degas disegnatore è proficua e vastissima. In aperta controtendenza con
l’impostazione impressionista, infatti, egli dedica tempo e passione
soprattutto ai disegni e agli schizzi preparatori.
Edgar Degas, Nudo di donna seduta di fronte, Mina di piombo e sfumino su carta quadrettata, Musée d'Orsay |
E’ il caso di Nudo
di donna seduta di fronte. La
giovane modella è seduta con la gamba destra ripiegata a terra e la
sinistra raccolta verticalmente. In tal
modo il ginocchio diventa l’appoggio per il braccio sinistro che regge una
testa dal volto intento e pensoso. La mano destra poggiata a terra e il braccio
conseguentemente teso verso il basso generano il rialzamento della spalla e un
lieve insaccamento del busto, due
elementi che rimandano senz’altro all’osservazione dal vero. La precisione e la
sicurezza del segno, così come la morbidezza sfumata del chiaroscuro rendono il
bozzetto un’opera già perfettamente autonoma e conclusa, libera dalle
convenzioni accademiche (la posa non è certamente classica), ma nel contempo
anche estranea a qualsiasi compiacimento erotico.
La
lezione di danza
La
lezione di danza è il primo dei grandi dipinti appartenenti alla serie delle
ballerine. Realizzato tra il 1873 e il 1875, dunque a cavallo della prima
esposizione impressionista nello studio di Nadar (1874), contiene in sé già
tutti i temi della maturità artistica di Degas.
In
esso l’artista rappresenta il momento in cui una giovane ballerina sta provando
dei passi di danza sotto l’occhio vigile del maestro, mentre le altre ragazze,
disposte in semicircolo, osservano attendendo a loro volta il proprio turno di
prova.
Edgar Degas, La lezione di danza, 1873-1875 Olio su tela, 85x75 cm. Parigi, Musée d'Orsay. |
Il taglio diagonale che Degas impone al
dipinto è di tipo fotografico, come
in un’istantanea, alcune figure risultano fuoriuscire dall’inquadratura. Ciò
suggerirebbe una pittura di getto, atta a cogliere l’impressione d’un momento. Il
punto di vista abbassato conferisce alla scena un’ampia profondità spaziale.
Il
grande equilibrio compositivo, invece, e gli stessi tempi di realizzazione -
quasi tre anni- stanno a testimoniare come in realtà l’opera sia frutto di un
difficile e meditato lavoro di atelier, condotto su decine di schizzi
preparatori.
I
gesti delle ballerine sono indagati con attenzione quasi ossessiva, colpisce il
realismo che si manifesta nella varietà delle pose. Quella con il fiocco giallo
seduta sul pianoforte, ad esempio, si sta grattando la schiena con la mano
sinistra; quella di spalle con il fiocco rosso fra i capelli, invece, sta
sventolandosi con un ventaglio. Tra le altre, poi, v’è quella che si accomoda
l’orecchino, quella che si sistema l’acconciatura, quella che osserva, quella
che ride, quella che parla con la compagna: come in ogni classe scolastica
quando, sul finire dela lezione, l’atmosfera si fa più rilassata e informale.
Cogliere questi aspetti marginali ma
significativi del quotidiano è una scelta precisa dell’artista.
Degas
ricostruisce l’atmosfera della sala con attenzione e affetto, inserendo le sue
fanciulle in una luce morbida che ne ingentilisce ulteriormente le
movenze. Tale luce proviene in parte da
destra, dove immaginiamo esserci una grande finestra, e in parte dal fondo,
attraverso un’altra finestra della stanza attigua.
Con
raffinati e delicati passaggi di colore, Degas ha colto la brillantezza dei
fiocchi di raso colorati, la vaporosa leggerezza del tulle bianco, i riflessi
delle capigliature.
Dal
punto di vista tecnico, in opposizione alle teorie impressioniste, egli non rifiuta né il disegno prospettico (che individua un punto di
fuga esterno al dipinto e una linea d’orizzonte particolarmente alta), né la sottolineatura dei particolari
(evidentissima nella figura del maestro, il cui volume netto e definito la
rende il fulcro di tutta la composizione).
Edgar Degas, Schema prospettico. |
Anche
l’abolizione del bianco e del nero in quanto non-colori appare qui ampiamente
disattesa. Bianchi sono infatti i tutù delle fanciulle, nei quali il senso di
vaporosa leggerezza è però sottolineato dalla presenza di sfumature dello
stesso colore dei fiocchi che portano in vita e neri, invece, sono i nastrini
di raso al collo.
Il
tono complessivamente neutro del parquet (bruno) e delle pareti (verdi), sul
quale si stagliano i candidi costumi delle ballerine, contribuisce a dare
all’insieme un senso di quieto realismo. Degas riesce pienamente nel intento di
far coesistere il rigore formale
derivato dall’amore per Ingres e per i pittori rinascimentali con la realtà di
un’epoca in cui il quotidiano si era sostituito alla narrazione mitologica e le
ballerine alle divinità olimpiche.
L’assenzio
L’opera,
realizzata tra il 1875 e il 1876, è
ambientata all’interno del Café Nouvelle-Athènes di Place Pigalle che, insieme
al Café Guerbois, era uno dei luoghi di ritrovo prediletti dagli
Impressionisti.
Edgar Degas, L'assenzio, 1875-1876. Olio su tela, 92x68 cm. Parigi, Musée d'Orsay |
La composizione (ma in questo caso sarebbe
più corretto chiamarla inquadratura, stante l’analogia con
una ripresa fotografica) è volutamente squilibrata verso destra, quasi a dare
il senso di una visione improvvisa e casuale. L’immagine invece è costruita, in
modo estremamente rigoroso e quasi scientifico,
come ben si evidenzia soprattutto dalla prospettiva obliqua secondo cui sono orientati tavolini di marmo,
quasi che l’artista volesse introdurci nel locale seguendo il loro
allineamento.
Schema prospettico dell'Assenzio. |
Il punto di vista è quello alto e decentrato di un ipotetico
osservatore invisibile che, stando seduto a un altro tavolino, può osservare
senza essere visto a sua volta e riuscire così a cogliere la spontanea
naturalezza di ogni gesto.
I
due personaggi (in realtà la modella professionista e attrice Ellen Andrée e
l’amico pittore e intellettuale Marcellin Desboutin) recitano il ruolo di due
poveracci: una prostituta di periferia, agghindata in modo pateticamente
vistoso e un clochard (il tipico
barbone parigino) dall’aria burbera e trasandata. Più che a un ritratto, si è di fronte a un quadro di genere, una delle migliori
rappresentazioni data da Degas della vita parigina.
Dinanzi
alla donna, sul piano di marmo del tavolino, vi è il bicchiere verdastro
dell’assenzio che dà il titolo al dipinto. Sembra infelice e malinconica,
stordita dall’alcol. Davanti al barbone corpulento e trascurato, sta invece un
calice di vino. Entrambi i personaggi
hanno lo sguardo perso nel vuoto, come se stessero seguendo il filo invisibile
dei loro pensieri. Pur essendo seduti accanto sono fra loro lontanissimi, quasi
a simboleggiare quanto la solitudine possa renderci estranei e incapaci di
comunicare.
L’atmosfera
del locale è pesante come lo stato
d’animo dei due avventori, imprigionati in uno spazio squallido e
angusto di cui l’artista ci offre una descrizione impietosamente realistica.
Alle spalle dei due personaggi, uno specchio
appannato ne riflette le sagome in modo confuso ed evanescente. Il dettaglio dello specchio movimenta con
linee verticali la parete, che altrimenti sarebbe risultata piatta, e rimarca
al contempo l’allineamento della panca di legno e dei tavolini di marmo.
Degas
suggerì la profondità dello spazio reale
ponendo il tavolo in primo piano, sopra il quale sono appoggiati dei giornali
montati su aste di legno, perpendicolarmente rispetto a quello più lontano. La
linea a zigzag che viene a crearsi guida lo sguardo dell’osservatore prima a
sinistra e poi a destra, portando a fissarsi sulla figura femminile, vera
protagonista del dipinto.
Le
diagonali perpendicolari dei tre tavoli definiscono una direzione prospettica
esterna del quadro; la donna è posta al centro eppure la dissimmetria della
composizione la fa percepire spostata a destra; la posizione e lo sguardo
dell’uomo portandoci verso un punto esterno al quadro, ne dilatano
percettivamente lo spazio.
Intorno
agli anni Ottanta del secolo Degas si avvicina anche alla scultura. I soggetti
delle sue vivaci cere, sono soprattutto cavalli in corsa, ballerine colte in un
passo di danza e figure femminili intente alla toilette.
Edgar Degas, Piccola danzatrice di 14 anni, 1879-1881 Bronzo patinato, gonnellino in cotone, nastro di raso 98x35,2x24,5 cm. Parigi, Musée d'Orsay |
Un
caso limite è costituito dalla Piccola danzatrice di quattordici anni,
del 1880, en cera del colore della terracotta, per la quale l’artista previde
un completamento con elementi reali: capelli veri, un tutù di tulle bianco,
scarpette. L’artista riesce a restituirci con straordinaria naturalezza il
senso del movimento, quasi a sfidare le leggi fisiche dell’equilibrio.
Fonti:
Le basi dell’arte, Dal Neoclassicismo a oggi, Elena
Demartini, Chiara Gatti, Lavinia Tonetti, Elisabetta P. Villa.
Itinerario nell’arte. Versione gialla compatta
multimediale. Dal Barocco al Postimpressionismo. Giorgio Cricco, Francesco Di Teodoro.
Storia dell’arte, L’Ottocento, Gillo Dorfles,
Francesco Laurocci, Angela Vettese.